|
文化杨小彦:视觉时代的探索者与实践者 发布时间:2013-09-26
本报记者 李怀宇 发自广州
都说杨小彦是一个跨界的人。果然,最近他在东莞岭南美术馆做他的第二个正式展览。如果算上一个不太正式的展览,这是他以“老彦”为笔名的第三个展览了。前一个展览“素山”在莞城美术馆,是油画,除了几张画大理的作品外,全都是他旅居温哥华时所面对的落玑山脉的大山,那是一种厚重,加上长年积雪所形成的独有节奏,是南方的人所少见的一种景色。关键是其中的风格,用笔触和色层作为手段,弥漫着一种东方的意韵,近乎纯色的处理,总让观者联想到中国的视觉传统,但又分明是地道的油画。人们在展览中才想起来,这个“老彦”的本科是油画,科班出生,只是多年艺术理论的名声掩盖了他的画名而已。这一次的展览却是水墨,而且是人物,叫“画大家”,全是“老彦”平时对众多朋友的现场写生,独到的造型足以显示其造型上的功力。至于“老彦”第一个不太正式的展览,是在一家会所,展出的是墨戏“猫”,大多用积墨完成,逸笔草草,兴之所至,情有所感。用他的好朋友冯原教授的评价,“老彦”笔下的“猫”,全都应该进“少管所”,因为那是一群胡乱野合的自由动物!其实,明眼人看到“老彦”的“猫”,就知道他所描绘的,是一种对外界无故侵入的敌视,他的“猫”全都瞪着双眼,逼视着他的对手。
但是,杨小彦是在中山大学传播与设计学院教书,方向是“视觉传播学”,近十年以研究传播学和视觉理论为主业,作画只是他的业余爱好而已。同时,他还受聘于他的母校广州美术学院,在人文学院带研究生,培养方向是艺术批评与艺术管理。他所持有的基本观点是:知识形态受制于传播技术的发展,视觉是知识形态的一种存在方式。他强调,今天既是一个传播的时代,又是一个视觉的时代,因为数字技术正在大规模地改变我们,所以,信息视觉化已经成为今天的一个文化主流。
“是画画救了我”
杨小彦的父母都是老报人。父亲杨家文与“胡风集团”的四员大将之一绿原曾交往过密,1954年,“胡风集团”案发,杨家文受到牵连,从广州到武汉接受“审查”。当时杨家文写诗以记其事:“一别经旬路几千,几回转侧不成眠。恶梦纠缠如恶鬼,度日艰难似度年。杯酒岂堪抒积郁,片言未肯瞎胡编。中宵默默灯前座,遥想南州月正圆。”经此一事后,杨家文更加小心,沉默寡言。1957年《羊城晚报》创办,杨家文从《南方日报》调来主编“花地”版,曾与沈从文、郭沫若等名家通过信。那一年,杨小彦在广州出生。
1966年7月的一天傍晚,杨小彦放学回家,还没进门就被姐姐抱住。姐姐是专门留在家门前把她的三个弟弟截住的,其时家里正被“抄家”。几个孩子漫无目的地在广州街上乱逛,很晚才回去。回家后,但见眼前一片空白,家具全无。那晚一家人全部睡在地上。随后,杨小彦突然病了,高烧了几天,把一只眼睛差点烧坏了。
在“文革”中,杨家文常常沉默,却偶尔写旧体诗,曾有多首“无题”。有一天,杨家文拿了一张白纸,在纸上写了一首苏轼的词:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”让杨小彦背熟。杨小彦一下子被“大江东去”四个字骇住了,从此迷上旧体诗词,断断续续地背了一些。
读小学前,杨小彦的母亲胡佩贤常带他到《南方日报》上班,把他放到报社阅览室。没想到他从此喜欢待在阅览室看书,看得很杂,历史为主,常常整天就待在那里,不让母亲烦心。不过,到初中时,杨小彦却经常逃学,有一次竟然逃学一个多月。还好,他逃学在外,只是为了看连环画,一家接一家地看,百看不厌。杨小彦到15岁才开始发奋,高二还当了班长。1973年他高中毕业,本来要留在广州,学校让他到一所英语专利学校学英语,之后回校当老师。不过,那个时候城里一家只留一人,杨小彦的二哥已经在城里当了工人,他只能下乡。
农村的生活相当单调,不过这却促使杨小彦迷上绘画,幸好他下乡前就正式拜师学画,还在当年的广州青年文化宫的绘画班进修,有基础。也正是下乡,杨小彦才体会到绘画的重要性。他常说:“是画画救了我。”画画使单调的农村变得美丽,画画还可以减少下地劳动。更重要的是,画画是一种宣传,结果杨小彦在农场不久就上调到场部“运动办”,其实是出墙报和画宣传画。这样一来,画画自然就成为主业。所以,每一放假,他就抱着画作回广州找知名的画家提意见。其实,杨小彦还有另外一个爱好,就是写作。青年的杨小彦甚至梦想要当作家,而不是画家。
1978年恢复高考,在激烈的竞争中,杨小彦幸运地从几万考生中脱颖而出,成为少数的幸运儿,考上了广州美术学院油画系。那个时候,美术学院是“油老大”,考生以考上油画系为荣。大学生活丰富多彩,还在于他同时对写作的迷恋。1981年,杨小彦完成了他的第一篇小说《孤岛》,一篇典型的青春呓语,发在刚创刊不久的《南风窗》上。让他想不到的是,小说马上引起了争议,赞扬和批评同时出现,甚至还上了《文艺报》,让他获得某种名声的同时,也尝到了社会批判的压力。
毕业后,杨小彦到了花城出版社工作。由于他的领导李士非—当年花城出版社的总编,是《孤岛》的发现者并促成了这篇处女作的发表,所以破天荒地安排在《花城》负责编辑散文和诗歌。当然,他自己也偶有实践,只是,渐渐地,文学的热情消退,艺术的兴趣上升,在当了一年多的文学编辑后,他主动申请去当美术编辑。
1984年,杨小彦考上广州美术学院研究生,成为迟轲教授第一代研究生,学习西方美术史与艺术理论。研究生毕业后,杨小彦主动要求到岭南美术出版社,一待就是11年,从编辑当到常务副社长。1998年,杨小彦选择离开出版社。当时,他有一种对现实悲观乃至绝望的情绪,所以决定移民加拿大。其间,杨小彦攻读了华南理工大学建筑学院吴庆洲教授的博士,研究中国古代城市变迁,并于2004年拿到了博士学位。
任教新闻系是命运的安排
2004年,因为一个机缘,杨小彦受聘为中山大学传播与设计学院新闻系的系主任。学院学术委员会在审核杨小彦时认为:他有14年出版社的工作经验,父母亲是老报人,对广州报纸很熟,虽然是学艺术和建筑出身,但肯定能担当起新闻系的工作。杨小彦说:“我父母在报社耕耘了一辈子,现在却成了我的重要资源,看来,这是一种命运的安排。”到中大工作后,杨小彦去看望已经处于人生最后阶段的父亲杨家文,杨家文听说他去做新闻教学工作,显得颇兴奋,用微弱的声音回忆起当年南方日报和羊城晚报的夜餐,嘱咐好好去干,不要辜负人们的信任。不久,也就在2004年9月中,杨家文去世了。他留下来的遗产,现在要由儿子去继承发扬光大。
杨小彦跑遍了广州各大媒体,聘请了一批中年的媒体工作者来中大新闻系上课。他聘请的对象甚至扩展到新华社国际分社,把那些资深的老编辑和记者聘请过来,担任国际新闻的课程。杨小彦所聘业界人数之多,可能是中国高校同类教学所少有的,这一点受到著名媒体人、现任暨南大学新闻学院院长范以锦的高度重视,亲自约杨小彦交谈,共同寻找新闻教学改革的新路子。
平时杨小彦仍然在艺术批评和策展方面努力,他的工作同样获得艺术界的高度认可,尤其是他在中国美术馆为老一辈艺术家王肇民、徐坚白和杨之光所策划的展览,以及在中央美术学院美术馆所策划的老画家李宗津的展览,在艺术界获得广泛的好评。同样,在推动年轻艺术家方面杨小彦也不遗余力。他参与策划的中国美术馆的陈曦的展览就是其中一个例子。正是因为这些有目共睹的成就,广州美术学院特别聘请他担任客座教授,并带艺术批评方向的研究生。
当代艺术是名声经济学的产物 “炒作”是需要研究的社会现象
时代周报:你在中山大学教新闻,又受聘于广州美院,从事艺术教育。如何在美术和新闻之间找到平衡点?
杨小彦:我现在的学术方向,准确说是视觉传播学,结合视觉理论与传播学理论,研究信息视觉化的现象。随着数字媒体和互联网的兴起,尤其是智能手机这种新的技术手段的兴起,传播的方式越来越视觉化。信息视觉化是一种趋势,对信息视觉化的研究,对视觉传播特征的研究,势必成为显学。今天我们不仅像阅读文字那样去阅读信息,我们甚至是在“看”信息,在“看”新闻。当然,这仅仅从传媒看问题。就我而言,原来有良好的艺术教育,长期从事摄影方面的编辑与研究,是中国以“纪实摄影”为号召的文化运动的主要参与者与积极推动者。现在结合传播学,把视觉放置在政治传播的角度加以研究,就构成了视觉传播学。也就是说,我是在研究广义的视觉现象。在中国,我可能是比较早研究视觉的社会现象的人。早在1999年,我就提出了文图的关系问题,写了一篇文章《站在文图之间》。接着,我给《天涯》撰写了《读图时代》,一下子使这个概念流行了起来。
时代周报:你在广州美术学院做客座教授,带研究生,方向是艺术管理和艺术批评。主要教一些什么呢?
杨小彦:从任何意义看,我大概都不是一个纯做学问的学者,我的研究有一部分是具有现实意义的。我谈不上研究艺术市场,但我对这一块还是有所认识的。我有一个矛盾:我希望我在美院带的研究生,他们主要做历史研究。我个人对纯理论本身一直有强烈的怀疑,因此不太主张他们做纯理论研究,而宁愿他们做一些具有统计意义的量化研究。当然只就艺术市场而言,这显然是一个尝试。我对学生的要求是:要了解美术史,阅读美术史的基本著作,还要懂看作品。美术史是由具体的艺术家和他们的作品共同构成的,而不是由理论构成的,更不是由概念构成的。在我看来,即使是美术批评界,真正看懂画的人也不多。我们的很多美术批评,完全离开了作品,成为一种概念的游戏,一种生吞活剥的思维游戏。
同时,我还提倡现场批评,提倡批评介入到艺术现场之中,面对事实说话。这一点可能与我从事新闻传播学的教学有某种关系。我知道有一个学科方向会很有意思,那就是艺术传播。也就是从传播的角度来看艺术现象,尤其是当代的艺术现象。今天的艺术已经不再完全是一个物理化的艺术,一个实体的艺术,而可能只是一个观念的特殊表达,艺术家也不再,至少不完全凭借个人的技艺来获取名声,相反,完全没有多少所谓技巧,却在表达上独有创意的艺术家已经越来越多,这说明今天的艺术已经和传统意义上的艺术,不管在形态上、在表达上和在物理上都不一样。今天的艺术更多是一种传播现象,或者是借助传播技术进行表达的现象。今天的艺术可以说是一种名声传播,其获得方式可以命名为“名声经济”,靠出名和出场获取回报。这就是艺术传播所要面对的事实。我对艺术传播有明确的定义:就是研究艺术家如何通过传播而获得名声,然后又如何通过名声而获得利益的现实。在我看来,今天我们几乎无法讨论艺术作品纯粹的好与不好。某些可能被认为是胡乱去搞的艺术家,却获得了极大的名气。在这当中,传播起到了莫大的作用,艺术家正是通过各种媒介而获得名声的。所以我相信,艺术和传播是有着隐密和公开的联系。基于这一点,当代艺术,我以为应该叫做“名声”艺术,当代艺术市场,可以叫做“名声经济学”。
在艺术界,出名才是硬道理
时代周报:现在的艺术主要是靠名声和炒作?
杨小彦:不能绝对这样说,但大部分情况是如此。反正在艺术界,出名才是硬道理,大家对此心照不宣,都在想方设法让自己如何更出名。也许我们可以在道德上谴责这一现象,但我觉得仅仅谴责没有什么用,那些搞炒作和运作出大名的人,他们也在不断地做类似的谴责,这说明这是一个社会现象。重要的是,我们还要研究它其中的规律、可能的模式,以及社会效应。传播学大概可以提供某种工具,让我们对此有完全不同于艺术学或美学的认识。
时代周报:炒作有什么特别的手法?炒作也可以成为一个研究的对象吗?
杨小彦:炒作当然可以成为一个研究的对象,因为炒作本身就是一种广泛的社会现象。在今天这个传播的时代,炒作肯定离不开媒体。媒体其实成就了很多人,当然也毁掉了很多人。我打个比方,全中国人民都知道三个画家,徐悲鸿、齐白石和毕加索。但是,如此出名的三个艺术家,大家真的了解吗?艺术史界都知道,我们对徐悲鸿的研究就很初级。人们只是大概知道,徐悲鸿等于写实艺术,齐白石等于民族艺术,毕加索等于创新艺术。为什么这样?毫无疑问,这是媒体炒出来的。媒体只要谈到写实,就一定举徐悲鸿,谈到民族风格,就必然是齐白石,而毕加索代表创新。所以,我们可以通过媒体长期以来对这三个人的报道,来看看媒体是如何加入制造名声的运动。今天的确很少有人会意识到应该去研究媒体对于艺术的影响与作用。我想启动这个研究方向,让学生去做这方面的研究。
时代周报:西方有没有什么典型的例子?
杨小彦:毕加索就是一个典型的例子。20世纪50年代西方的艺术市场流传这样一句名言:凡是毕加索手捏过的就是黄金。为什么?因为他叫毕加索,他捏过以后,那就成为他的作品,就有收藏价值。毕加索终生都在制造名声,因为他知道名声的重要性,只要他出了名,他的画不管你理解不理解,喜欢还是不喜欢,都是值钱的。毕加索是不是每一张画都画得很好呢?如果从传统艺术的角度看,他也画了很多鬼画符式的东西。但是人们却没有勇气把画家驱逐出他们的视野,因为他们需要附庸风雅。这充分说明艺术借助于媒体的价值,说明当代艺术是一种名声经济学的产物。对此已经有人给出了清晰的判断,他就是法国的社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu),正是布迪厄提出了象征交换这个概念,揭示了艺术交换背后的秘密。在布迪厄看来:我们不仅有经济资本家,他们的资本以其所拥有的财富为衡量单位,我们还有象征资本家,他们的象征就是他们的名声。布迪厄说:资本主义只有通过审美的纯粹性才能实现象征性交换。不过,如果对中国今天的艺术市场做一番研究的话,我们马上发现,布迪厄的说法在中国不太灵,在中国,艺术明确就是以交换为目的,并不需要审美这一层“纯粹价值”的皮来作掩饰。
出名艺术家都有非凡的公关能力
时代周报:张大千是不是也是一个很典型的例子?
杨小彦:严格来讲,中国很多出名的艺术家多多少少都涉嫌到这方面的内容,包括徐悲鸿在内。很少人会去研究其中的运作,人们很容易相信他们是大师,这就够了。所以我最不喜欢讨论所谓大师,有谁跟我说这个人是大师,我就一定会笑。你提到的张大千,我认为大概也有这个问题。我想,如果深入到画家的交往上,研究一下他们的社会网络,以及他们是如何编织出这一张网络的,本身就会有很多发现。近百年来,几乎所有出名的画家,在人际交往上无不具有非凡的才能,无不建立起牢固的有利于他们的名声的社会关系。
时代周报:如何从人际关系与新闻传播的角度来研究这种文化现象?
杨小彦:今天我们完全可以从人际交往的角度去研究张大千,我们可能会惊讶地发现,张大千是如何在复杂的人际关系中游走,来获取他的最大利益。对此我不能说得太绝对,今天,有很多暴得大名的艺术家,他们都有非同寻常的公关能力。用世俗的话来讲就是,他们的情商都很高,很会处理复杂的人际关系。今天大概再也没有哪一位艺术家会像愚蠢的梵高那样,在与人交往上如此的失败。更何况梵高的故事本身可能会有些许的传说色彩。人们热爱梵高的故事也许更甚于他的艺术。这件事本身就已经充分地说明了所谓名声经济学的内涵。
恰恰在这一点上,传播学界曾经有过研究成果。学者戈夫曼(Goffman)提出过一个框架理论,从戏剧情节发展的角度来研究人际关系。在他看来,人生的确就是一场戏,每个人在这场戏里都会自觉或不自觉地担当某个角色。这个角色其实和个体的社会地位是有关系的。一个人一旦成为这样一个角色,他就同时获得了与这个角色相关的社会利益。而就观者来说,这个角色本身就具有真实性,让我们相信,这个人就是这个角色,这个角色就是这个人。真实性很多时候就是这样产生的。现在,我们回到艺术家的知名度这个问题上,透过框架理论,我们也就发现,一个艺术家的成名必须具备某些特点,必须有某种运作,必须符合大众对名声的期待,而且,传播还在放大这一期待。我们很少关心隐藏在艺术家背后隐蔽的社会关系,更无法真正了解为了达成这些社会关系艺术家所花费的工夫。艺术家通过运作获得了名声,然后在公开的宣示中,他总自觉或不自觉地把自己的名声解释是一个“自然的过程”,而把运作掩盖起来。艺术家不会告诉你关于他的社交能力,他在你面前展示的只是他愿意展示的部分,而不愿意展示的部分,则隐藏在名声的阴影中,暗暗发挥着精妙的作用。
|
|